Barroco
El movimiento artístico que conocemos como Barroco es un movimiento de caracter
artístico, pero también social y religioso; esta
fundamentado ademas en un contexto histórico particular que se
corresponde al predominio del Absolutismo en Europa como sistema político.
Surge a continuación y conviviendo con el Manierismo italiano, podemos
extenderlo a lo largo del
siglo XVII y durante la primera mitad del
siglo XVIII.
El Barroco comprende esfuerzos artísticos tan diversos que parece muy
difícil reducirlos a un común
denominador. El arte de un Bernini y un Rubens
describe un mundo interior y exterior distinto del de un Rembrandt.
Una de las vertientes de este movimiento es el Barroco cortesano y
católico en una dirección sensual, monumental y decorativa
“barroca” en el sentido tradicional y un estilo clasicista
mas estricto y riguroso de forma. Junto a esta
vertiente aparece el Barroco naturalista, cuyo maximo expositor es Caravaggio.
Antes del Barroco se podía decir siempre si la
intención artística de una época era naturalista o
antinaturalista, pero ahora el arte no tiene caracter unitario en este
sentido estricto, y es a un tiempo naturalista y clasico,
analítico y sintético. Se ve el florecimiento
artístico de direcciones completamente opuestas, Rubens, Caravaggio y
Rembrandt, militan en campos completamente diferentes.
Denominar al arte del siglo XVII bajo el nombre de Barroco es moderno, el
concepto fue aplicado en el siglo XVIII, con respecto a esos fenómenos
del arte que eran sentidos como extravagantes,desmesurados, confusos. Se
rechaza al Barroco a causa de su “falta de reglas”, de su capricho,
se perciben en él sólo los signos de la falta de lógica.
El cambio de la interpretación y valoración de este
arte en el sentido actual, sería inimaginable sin la admisión del impresionismo, ya
que rompió totalmente con los canones académicos. Se da la
transformación de la imagen tactil en imagen visual, se abre
camino la concepción del
mundo como
impresión y experiencia. La interpretación y valoración del arte barroco, sera
realizada por Wolfflin a partir del
desarrollo de cinco pares de conceptos que señalan la misma tendencia
evolutiva de una concepción artística mas estricta a mas
libre: lineal y pictórico, superficial y profundo, forma cerrada y forma
abierta, claridad y falta de claridad, variedad y unidad.
La lucha por lo pictórico, la disolución de la forma
plastica y lineal en algo movido, inaprensible y palpitante. Se transforma
al ser personalmente rígido en un devenir,
rasgo fundamental de esta concepción del Barroco. La tendencia desde la
superficie hasta el fondo, representa la dinamica de la vida.
El Barroco emplea medios específicos para hacer sensible la profundidad
espacial: primeros planos demasiado grandes y disminución brusca en
perspectiva de los planos al fondo. El espectador siente gracias a la
elección muy cercana del punto de vista que la
espacialidad es una forma de existencia dependiente de él y por
él creada.
Se prefiere ademas una forma abierta y
atectónica, mostrando la inclinación hacia lo relativo, en
detrimentode lo absoluto. Las representaciones producen un efecto mas o menos incompleto e inconexo, parece
que pueden continuarse por todas partes y que desbordan de sí. Siempre un lado de la composición es mas acentuado que
el otro, el espectador recibe visiones, casuales, improvisadas, en lugar de
aspectos puros. La intención artística es cinematografica,
los sucesos que se representan parecen haber sido espiados.
A este caracter improvisado corresponde la relativa falta de claridad de
la representación, las frecuentes y a veces violentas superposiciones,
las diferencias de tamaño en desproporcionada perspectiva, el abandono
de las líneas de orientación dadas por los marcos, la
discontinuidad de la materia pictórica y el tratamiento desigual de los
motivos, son medios de dificultar la abarcabilidad de la representación.
Tiene el artista el afan de despertar en el espectador
el sentimiento de inagotabilidad, infinitud de la representación, una
tendencia que domina en todo el arte barroco. Frente al arte
clasico, se exterioriza un impulso hacia lo
suelto, lo ilimitado, lo caprichoso. Se expresa una acrecida voluntad de
síntesis y subordinación, en este
sentido es continuador del Renacimiento y no su antítesis.
La unidad del
arte en el Renacimiento era simplemente una coherencia lógica, y la
totalidad de sus representaciones era nada mas que un agregado de
pormenores en la que aún se reconocían los distintos componentes.
Esta relativa autonomía de las partes desaparece en el
Barroco. En Rubens o Rembrandt ningún detalle
tiene sentido por sísolo.
Las composiciones de los maestros barrocos son
mas ricas y complicadas que las de los maestros renacentistas, pero son al
mismo tiempo mas unitarias, mas ininterrumpidas. Su unidad no es un resultado final, sino una condición previa de la
creación artística. La composición pictórica
resulta muchas veces dominada por una única diagonal, o una mancha de
color, por una única curva.
En arquitectura se prefieren las ordenaciones colosales y donde el Renacimiento
separaba cada piso con organización horizontal, se esfuerza por
subordinar los pormenores a la conformación de los motivos principales,
y en dirigir el vértice de la representación a lograr un efecto
único.
Acudimos al fortalecimiento de una nueva visión del mundo, basada en la ciencia natural, que
parte del
descubrimiento copernicano. Tan pronto como
la Tierra dejó de juzgarse el centro del universo, el hombre no podía ya
significar el sentido y la finalidad de la creación, pero ademas
implicaba que el universo no tenía ningún centro y que estaba
constituido por muchas partes iguales de igual valor. Según esto, el
universo es infinito y sin embargo unitario, un
mecanismo ordenado y en buen funcionamiento.
El hombre se convirtió en un factor
pequeño, pero al mismo tiempo adquirió conciencia de comprender
el universo y eso le dio confianza y orgullo. El arte barroco esta lleno
de estremecimientos, del
eco de espacios infinitos, la obra de arte pasa a ser en su totalidad como un organismo unitario y vivificado en todas sus
partes, símbolo del
universo.
Las bruscasdiagonales, los escorzos de momentanea perspectiva, los
efectos de luz forzados: todo expresa un impulso hacia
lo ilimitado. Cada línea lleva la mirada a la
lejanía, cada forma parece querer superarse a sí misma, cada
motivo esta en tensión. Este sin duda es un rasgo unificador que Hauser cuestiona si es suficiente
para hablar de unidad en el Barroco.
El Barroco de las cortes católicas
El Manierismo frío, complicado e intelectualista cede el paso a un estilo sensual, sentimental,
accesible a la comprensión de todos. El naturalismo de
Caravaggio y el emocionalismo de los Carracci, representan dos direcciones.
Caravaggio es un bohemio, enemigo de la cultura,
alejado de toda especulación y toda teoría. Los Carracci
transforman el simbolismo difícil y complicado del Manierismo en
alegoría sencilla y firme de la que surge la evolución de la imagen
devota con sus figuras y fórmulas fijadas. A partir de este movimiento, el arte sagrado se diferencia
definitivamente del
profano.
Se fija y esquematiza la iconografía del arte
católico: la anunciación, el nacimiento de Cristo, el bautismo,
la ascensión, la cruz a cuestas, encuentro con la samaritana, y otras
escenas bíblicas. Adquieren forma que aún hoy
es la establecida para la imagen devota. El arte eclesiastico
esta cada vez mas determinado por el culto que por la fe
inmediata, la Iglesia quiere que las obras de arte expresen la fe ortodoxa de
manera inequívoca, libre de interpretaciones al igual que los escritos
de los teólogos.
Caravaggio tuvo un fuerte influjo sobre los artistas
de susiglo. Su naturalismo atrevido, crudo, no podía a la larga
corresponder al gusto de sus clientes eclesiasticos, que no estaban en
condiciones de comprender la profunda piedad del maestro, que se
expresaba en un lenguaje realmente popular.
Si Caravaggio es realmente el primer maestro de la Edad Moderna que es
postergado a causa de su valor artístico, el Barroco significa un
importante cambio en la relación entre arte y público. La Curia
buscaba crear para propaganda el “arte popular”, pero limitando su
caracter a la sencillez de ideas y formas, evitando la expresión
plebeya. El interés de la Iglesia no es la mundanización del
arte, sino la expansión de la fe.
La Iglesia abandona la lucha frente a las exigencias de la realidad
histórica, y procura acomodarse a ella lo
mas posible; en casi todos lados se convierte en iglesia nacional. Roma como
capital católica, comienza aquí un período de la
mas rica y fastuosa producción artística. Los Papas no sólo construyen iglesias, sino también
palacios y villas. El catolicismo se hace cada vez
mas protocolario y cortesano. Bajo el papado de
Urbano VIII (Papa Barberini), Roma se convirtió en la ciudad barroca por
excelencia. Hacia 1620 el arte romano es
internacional, asimila todas las fuerzas existentes en un estilo europeo.
Caravaggio y los Carracci son superados en la
evolución artística por Bernini y Rubens, que son los nombres que
adquieren vigencia. Con el retroceso de la influencia de la Curia y el
empobrecimiento de Roma, el centro del arte se desplaza desde Italia
al país dondeencontramos el tipo mas progresivo de Estado de la
Época: la monarquía absoluta. Tal es el caso de
Francia.
La aristocracia, sobre todo de sangre, debe reivindicarse frente a la compra de
títulos y a la aristocratización de la burguesía. Esto
lleva al resurgimiento del ideal
caballeresco-romantico. Heroísmo, fidelidad, generosidad y cortesía
son las cualidades que debe tener un noble. Puede
observarse la irrealidad de la vida en la corte, como un juego de
sociedad, un teatro escenificado.
La vida de la corte evoluciona desde una relativa libertad a una estricta
reglamentación, el noble arrogante se convierte en un
cortesano domesticado.
Los Salones pierden su vigencia como foros de arte, la corte se
convierte en consulta inapelable, de allí obtiene el arte sus
orientaciones, su financiación. La corte francesa alcanza validez
internacional para sus costumbres, su moda y su arte.
El siglo se divide en mitades antes y después de Luis XIV, son dos fases
estilísticas perfectamente separables. Antes de 1661,
todavía había una tendencia relativamente liberal en la vida
artística, porque los artistas aún no vivían bajo tutela
estatal. A partir de 1661 no sólo se da un
imperialismo político sino también intelectual. Arte y literatura
pierden su conexión con la realidad, en todas partes se quiere ver e
mundo arbitrariamente construido y conservado por la fuerza, por ende se
excomulga al naturalismo.
Se trata de la absoluta primacía de la concepción política
frente a las demas creaciones espirituales, que tiene ademas como
característica tendenciaanti-individualista derivada de la idea absoluta
del Estado. Se exige del
arte validez general, un lenguaje formal que no tenga nada de arbitrario, raro
y peculiar, y corresponda a los ideales del
clasicismo como
estilo menos misterioso, mas claro y racional. El arte debe tener
caracter unitario, como
el Estado, causar efecto, ser claro y correcto, como un reglamento.
La esencia de la forma clasica es la disciplina, la limitación el
principio de concentración e integración. En este
sentido el Barroco significó la disolución definitiva de la
cultura medieval, luego de que con el Manierismo se intentara por última
vez renovarla.
Todas las leyes y reglas de la estética clasicista parecen un código penal, corresponden entonces a las fuerzas
policíacas: la Academia. En 1664 Colbert se convierte en el ministro de
Bellas Artes, convirtió a la Academia Real de Pintura y Escultura en una
institución estatal, burocratica y con una presidencia
autoritaria. La Academia regula los puestos oficiales, los encargos
públicos y los títulos, posee el monopolio de la enseñanza
y puede vigilar el desarrollo del artista desde sus primeros años,
concede premios y reconocimientos, ademas de ella depende la
concesión de permiso para hacer exposiciones o concursos.
El Estado organiza la producción del arte, el Rey se convierte en
el principal comprador. Todas las formas artísticas disponibles son
absorbidas por la actividad arquitectónica del
Rey.
En 1662 Colbert adquiere la manufactura de Los Gobelinos, para el trabajo
común de arquitectos, decoradores,pintores,
escultores, tapiceros, tejedores, sederos, etc. Todo lo que
sale de la real manufactura es técnicamente perfecto e intachable en el
gusto. Aquí el fuerte son las artes menores.
En Los Gobelinos el arte de Versalles adquiere su figura y
esencia. Le Brun era el directos de los talleres, quien durante 20 años fue el dictador artístico de
Francia. Para Hauser Le Brun es el creador del academicismo.
En 1664 se introdujo en la Academia la celebración de conferencias,
allí se analizaba la obra de un artista
criticandola. Resultó así un
canon de valores artísticos que fue precisamente formulado. Los
mas importantes elementos de la teoría artística
académica: tesis de la corrección de la naturaleza por el arte,
primacía del
dibujo sobre el color, constitución del canon de belleza académico
(clasico). A partir de aquí aparece la
distinción entre arte oficial y para el público.
El Barroco es una lucha entre factores conservadores y progresistas, los
privilegios estan del
lado del arte
oficial conservador. La oposición entre el arte académico y otro
no oficial y libre, le da al Barroco su caracter moderno. Antítesis entre la tendencia clasica y lineal y la
sensualista y pictórica. Este duelo termina con la
decisión final por el color, que significaba tomar postura contra el
espíritu del Absolutismo. Este
nuevo sensualismo nos lleva Watteau.
Barroco protestante y burgués
La contraposición entre la burguesía media, mas sencilla y
mas estrecha en sus opiniones religiosas y los círculos
orientados hacia el clasicismo humanistacorresponde en Holanda al antagonismo
de puritanos y caballeros en Inglaterra.
Se da un proceso aristocratizante que se ve en el
rechazo a Rembrandt para las pinturas del Ayuntamiento en Amsterdam. El gusto de la mediana y pequeña burguesía que
formaba la parte mayor de la clientela de arte no estaba muy desarrollado.
Se orientaban según las preferencias de
círculos mas elevados. A desaparición de los
gremios, la liberalización del
arte, generó a artistas como
Rembrandt y Vermeer dificultades materiales. La consideración escasa que
se daba a los artistas llevó a que quienes se dedicaran al arte
provinieran de estratos medios y bajos de la burguesía.
Rubens es en este sentido una excepción, era
hijo de un alto funcionario del Estado y se vinculó siempre a la corte.
Ganó una excelente posición social y dominó la vida
artística de su país, esto lo logró aplicando criterios
burgueses: métodos de trabajo manufactureros, selección de
colaboradores, empleo de los mismos en forma racional. Con razón se
subraya que el método de trabajar de Rubens fue posible por la
interpretación clasica del
proceso de creación artística, es decir que se tenía por
supuesto que el valor artístico del
cuadro ya estaba en el cartón y de que la transposición del pensamiento
pictórico a la forma definitiva es secundaria. Gracias a esta concepción, en el período en que tiene
que trabajar con el maximo de sus capacidades debe abandonar la
ejecución de obras a sus ayudantes.
Síntesis realizada a partir de Hauser, Historia Social de la Literatura
y el Arte